외부 필자2008. 12. 23. 12:07

‘왕초보와 이규현의 미술이야기’는 미술을 처음 접하는 일반인 왕초보씨와 미술평론가 이규현이 나누는 대화형식으로 쓴 미술 에세이입니다. 이규현은 조선일보 미술담당 기자를 거쳐 현재 연세대와 중앙대에서 교양미술을 가르치고 있습니다. ‘그림쇼핑’, ‘미술경매이야기’ 등의 책을 냈습니다.

글은 필자의 시각대로 쓰실 것이므로 아트폴리의 견해와 다를 수도 있습니다. 이 글이 여러분들께서 미술과 가까워지시는데 도움이 되기를 바랍니다.

(이 글은 하이카 다이렉트의 웹진에서도 보실 수 있습니다.)

왕초보: 최근 신문에서 마이클 잭슨을 수묵화로 그린 그림을 보았어요. 서양의 대표적인 팝문화 아이콘을 영락없는 우리 동양화로 그려 놓았다는 게 참 재미있었어요.

이규현: 젊은 작가인 손동현(28)의 작품을 보셨군요. 손동현은 슈퍼맨, 슈렉, 터미네이터, 마이클 잭슨 등 서양문화의 특징을 ‘똑 떨어지게’ 보여주는 전형적 소재를 택해 우리 식으로 바꿔 놓습니다. 최근 열린 그의 개인전에 바로 마이클 잭슨의 초상화들이 걸렸는데, 수묵채색이라는 재료도 그렇지만, 마이클 잭슨을 나무 좌대나 붉은 어좌에 앉혀 놓는 식으로 그림의 세부적인 내용조차 조선시대 사대부•왕의 초상화에서 빌어 왔습니다. 재미 있는 발상이지요. 단지 그린 방식만 동•서양 퓨전이 아니라, 마이클 잭슨이라는 세계 대중문화의 황제를 동양의 문맥 안에 넣어서 그를 다른 시각에서 볼 수 있게 해 주는 점에서 주제도 퓨전입니다. 이 참에 현대미술 작품에서 나타나는 퓨전 현상에 대해 얘기해 볼까요?

<그림1: 손동현 ‘왕의 초상’(2008)>

왕초보: ‘퓨전 미술’이 하나의 트렌드라는 얘기인가요?

이규현: 네, 그렇습니다. 두 가지 상반된 요소가 의도적으로 충돌하면서 공존하는 것이지요. 특히 젊은 작가들 작품에서는 동•서양의 문화가 종종 섞이곤 하는데, 우선 기법에서 그렇습니다. 예를 들어 ‘아트폴리’의 첫 페이지에서 ‘재료 및 기법’을 선택한 다음 ‘수묵’을 클릭해보세요. 수묵화들이 나오긴 나오는데, 수묵화라니까 수묵화인지 알겠지, 언뜻 이미지만 봐서는 연필화인지 수채화인지 구분이 안 가지요. 종이에 수묵을 써서 그렸지만, 택한 소재나 표현방법이 서양화와 다를 바가 없거든요. 박미희의 ‘빌리지 스토리(Village Story)’는 연립주택이 빽빽하게 들어선 전형적인 도시풍경을 그렸지요. 온통 한밤처럼 조용한데, 동네 한 구석에 로봇 태권브이가 서 있습니다. 평범한 소시민들의 꿈과 추억이 어려 있는 도시의 느낌입니다. 그림의 소재나 주제는 매우 현대적인데 그린 방식은 수묵화예요. 기법과 소재만 동•서양이 섞인 게 아니라 그림이 전하는 메시지 또한 서구적이면서 동시에 토속적이지요.

<그림2 : 박미희 ‘빌리지 스토리: 태권브이’>

왕초보: 그러고 보니 이런 퓨전풍 그림을 많이 본 것 같아요.

이규현: 사실 동•서양의 퓨전은 현대미술에서, 특히 아시아지역 작가들의 현대미술에서 이미 오래 전부터 뚜렷하게 나타나 왔습니다. 비단 동•서양 문화뿐이 아니에요. 상반되는 두 개념 사이의 경계가 흐릿해지는 ‘퓨전’이라는 주제는 20세기 후반 이후 현대미술의 전반에 흐르는 중요한 개념이에요. ‘퓨전’을 좀 더 학구적으로 말하면 ‘경계 허물기’라고 할 수 있는데요, 비디오아트의 선구자로 세계현대미술에 지대한 영향을 끼친 백남준도 결국은 예술과 과학이라는 상반된 개념 사이의 경계를 탐구했다고 할 수 있지요. 방법적 측면에서는 과학기술을 예술의 재료로 썼고, 주제적 측면에서는 예술과 과학이라는 완전 상반된 두 개념이 공존하는 현대사회를 읽어낸 것이지요.

왕초보: 현대미술이 단지 외형적으로 두 가지 사이의 경계를 허무는 것이 아니라, 주제면에서도 현대사회의 ‘퓨전’적 특징을 표현한다는 얘기군요.

이규현: 맞아요. 이를 테면 미술작품이 작가 자신이나 사회의 ‘정체성 애매모호함’에 대해 고민하는 것도 결국은 ‘경계’라는 주제와 일맥상통합니다.

왕초보: 조금 어려워지려고 하는데요, ‘경계’가 왜 현대의 예술가들에게 중요한 관심사가 되었을까요?

이규현: 매우 좋은 질문! 현대사회에서는 ‘중심’과 ‘주변’의 구분이 예전만큼 뚜렷하지 않습니다. 현대로 올수록 동양과 서양, 과거와 현재, 고급과 저질 하는 식으로 이분법적인 대립의 양상이 뚜렷하지 않지요. 이런 특징이 미술에도 그대로 반영되는 것이에요. 지난 시간에 얘기했던 팝아트는 바로 대중문화와 고급문화 사이의 경계를 허문 것 아니겠어요?

왕초보: 경계가 불분명해진 사회에서 경계가 불분명한 예술이 나온다?

이규현: 그렇다고 할 수 있지요. 현대미술은 소재와 주제면에서 ‘경계’ 탐구에 매달리고 있습니다. 미술관 전시를 다니다 보면 이런 관심사를 노골적으로 드러내는 것을 적잖이 만나게 됩니다. 예를 들어 지난달 서울시립미술관 남서울분관에서 했던 한국현대작가들의 그룹전 제목은 ‘현실과 허구의 경계읽기’ 였어요. 현실(진실)과 허구(가짜)가 구분이 되지 않고 어떤 때엔 그 구분이 무의미할 정도로 둘이 혼재해 있는 현상을 표현한 작품들이었어요.

<그림3: 마이클 주 ‘보디옵푸스케터스’(2006)>

왕초보: 두 가지 상충된 개념의 경계에서 고민하는 것은 작가들 개인적인 이유 때문이기도 한가요?

이규현: 그렇기도 합니다. 예를 들면 국제화 덕분에 국적을 여러 개 가지거나 세계 곳곳을 돌아다니는 이른바 ‘코즈모폴리탄 작가’가 많아지니까 국가 정체성, 민족 정체성이 미술에 단골주제로 등장하게 되었어요. 2006년 광주비엔날레에서 대상을 받았던 마이클 주의 설치작품 ‘보디옵푸스케터스’는 반가사유상의 머리를 빙 둘러서 수십 개의 소형 카메라를 설치한 뒤 카메라가 찍은 반가사유상의 표면을 전시장 뒤편 벽에 걸린 수십 개의 스크린에 나오게 한 것이었어요. 작품의 외형부터 주제까지 현대와 과거, 동양과 서양이 상충하고 어울리면서 고민하는 것인데, 이 작가 자체가 한국인으로 미국에서 자란 교포 2세이기 때문에 더욱 ‘경계’라는 주제에 관심이 많을 수 밖에 없겠지요.

왕초보: 미술이 현재 사회와 사람들의 특징을 그대로 보여주는 셈이군요.

이규현: 바로 그겁니다. 이런 것을 보면 미술이 그 어떤 예술보다도 현재성이 강하다는 것을 알겠지요? 그 작품이 탄생하는 그 시기 그 사회의 모습을 가장 예민하게 반영하지요. 그것이 미술의 매력이라고 생각해요.

Posted by slowblogger
아트폴리 소식2008. 12. 16. 16:59

아트폴리의 작품들은 수십만원 이내의 가격이지만, 많은 사람들에게는 그 정도도 부담스러운 것이 사실입니다. 또한, 작품이 마음에 들어도 이미 팔린 경우에는 구할 수 없습니다. 그런 분들을 위하여 아트폴리 작품의 포스터, 카드 판매을 시작합니다.

포스터는 종이는 부피감이 있는 고급 종이에 고화질로 인쇄하여 원작의 느낌을 최대한 살릴 것입니다. 집이나 생활 주변에 감상용으로 거시면 좋을 것으로 생각합니다. 비싼 원작을 자주 살 수는 없지만, 포스터는 부담이 없으므로 자주 구매하여 미적인 환경에 변화를 주시기에 좋을 것으로 생각합니다. 물론 원작이 정말 마음에 드신다면 후회하시기 전에 원작을 빨리 사셔야겠죠.

단면카드는 많이 쓰는 4인치*6인치 크기로서, 접지 않는 카드입니다. 뒷면에 아무것도 없는 그림 엽서를 연상하시면 되겠습니다. 요즘같은 연말연시나 생일 등에 따뜻한 마음을 전하실 때에 좋을 것입니다. 또는 방이나 사무실 벽을 미니 갤러리로 만들 수도 있지 않을까요?

포스터같은 복제된 미술은 음반이 음악의 대중화에 결정적 역할을 했던 것처럼 미술 대중화에 큰 역할을 할 수 있다고 생각합니다. 그런 생각들을 블로그에 더 자세히(http://slowblogger.tistory.com/79) 썼으니 참고하시기 바랍니다. 감사합니다!

Posted by slowblogger
아트폴리 소식2008. 12. 16. 10:32
아트폴리가 더 적극적으로 홍보를 할 때라고 생각하고 있습니다. 그래서, 도와주실 분을 찾고 있습니다. 좀 사교적이고 적극적인 분이면 좋겠죠. 블로그 등 온라인 커뮤니티를 키우는 것에 대한 감각, 그리고 미술 특히 작가에 대한 이해가 있으면 좋을 것 같습니다. 하지만 무엇보다도 중요한 것은 아트폴리가 하는 일에 공감하고, 새로운 분야를 개척하는 것에 열정이 있는 것. 관심 있으신 분 지원해 주시고, 주변에 그런 분 있으면 알려주세요.

Posted by slowblogger
아트폴리 소식2008. 12. 15. 18:33

온라인 미술 커뮤니티 아트폴리(www.artpoli.com)가 홍보/마케팅 파트타이머를 찾습니다.

아트폴리는 최신의 인터넷을 활용하여 미술을 대중화하려는 사이트입니다. 작품의 판매 및 미술에 관심 있는 사람들의 교류 공간을 지향하며, 이를 위하여 웹2.0적인 혁신적인 시도를 하고 있습니다. 작가들은 자유롭게 가입하여 작품을 올릴 수 있습니다. 2008년 5월에 오픈후 현재 사이트의 완성도가 많이 높아짐에 따라, 홍보에 더 많은 노력을 하려고 합니다.

홍보/마케팅은 다음과 같은 목적을 갖고 있습니다.
- 작가, 일반 회원의 가입 증대
- 작가 회원들의 활발한 작품 게시
- 사이트 안팎에서의 대화 및 커뮤니티 활성화

이를 위하여 다음과 같은 일을 주도 또는 지원합니다.
- 온라인 이벤트
- 외부 미술 커뮤니티에 홍보
- 회원에게 전화, 이메일

원하는 자격은 다음과 같습니다.
- 아트폴리의 하는 일에 대한 공감
- 새로운 일에 도전하는 실행력
- 미술에 대한 열정
- 미술에 대한 이해 (필수는 아님)
- 작가들과의 친분 (필수는 아님)
- 온라인 홍보/마케팅 경험 (필수는 아님)
- 블로그 경험 (필수는 아님)
- 홍보 문구 등을 위한 작문 역량 (필수는 아님)
- 기본적인 디자인 및 포토샵 능력 (필수는 아님)

근무조건
- 재택근무
- 프로젝트 있을 때마다 일함
- 보수는 협의하여 책정. 프로젝트별로 성과급 중심
- 일하면서 호흡이 맞을 경우 장기적인 관계로 발전

관심 있으시면 support@artpoli.com으로 이력서를 보내주십시오. 이메일에는 간단히 지원 동기를 써 주시기 바랍니다.

Posted by slowblogger
느낌과 생각2008. 12. 12. 11:44

아트폴리에서 최근 포스터와 카드 판매를 시작하였다. 일련의 새로운, 아마도 미술계에서는 비전통적인 사업모델들을 고려하고 있는데, 그 중의 하나이다.


미술에서 포스터와 원작의 관계는 음악에서 실제 공연과 녹음된 음악의 관계라고 볼 수 있을 것이다. 나는 현재의 미술시장이 음악의 19세기에 가까울 수도 있다는 생각을 한다. 에디슨이 발명한 축음기는 공연장에 갈 수 없는 사람들도 음악을 들을 수 있게 함으로써 음악의 대중화, 일상화에 결정적인 기여를 했지만, 모든 사람들에게 칭송을 들었던 것은 아니다. 이전까지 공연 중심이던 음악가들을 포함한 비판자들은 녹음기술을 이용한 음반 유통이 음악을 퇴화시킬 것이라고 하였다.


미국음악가연합(The American Federation of Musicians)에서 1929년에 낸 광고(http://library.duke.edu/digitalcollections/adaccess.R0206/pg.1/)를 보면, 깡통 그림 위에 “Canned Music - Big Noise Brand - Guaranteed to produce no intellectual or emotional reaction whatever” (통조림 음악 – 큰 소음표 – 어떠한 지적 또는 감성적 감동도 낳을 수 없음을 보장함)이라고 써 있고 그 아래에는 녹음된 음악에 대한 평가절하와 비판이 담긴 성명을 볼 수 있다.


포스터에도 비슷한 비판이 있을 수 있을 것이다. 포스터는 오리지널만이 전달할 수 있는 정서적 감동과 기법적인 묘미를 전달할 수 없다는 등의. 하지만 그럼에도 불구하고, 나는 포스터, 또는 더 넓게는 Reproductive Art(재생, 복제된 미술)가 Recorded Music이 음악에서 한 역할을 해야 한다고 생각한다.


왜? (LP, CD, MP3로 기술은 변해왔지만 저장된 음악이라는 본질은 변함없는) 녹음된 음악이 어떤 일을 했는지 생각해 보자. 그 전에는 어떤 음악가의 음악을 듣고 싶으면 공연 현장에 가야만 했다. 그런 행운을 누리는 사람이 얼마나 될 것인가? 공연 입장료도 비싸겠지만, 돈이 있다고 하더라도 공간적 제약으로 가기 어려운 사람들이 훨씬 많은 것이다. 그리고 녹음된 음악은 시간적으로도 음악의 한계를 없애 버렸다. 우리는 듣고 싶을 때는 언제라도 좋아하는 음악을 들을 수 있게 된 것이다.


지금 미술은 어떤가? 원작(original) 시장이 중심이고, ‘복제된 미술’ 시장은 별로 발달되지 않은 것으로 보인다. 그나마 복제된 작품들도 이미 사망한 유명 작가의 작품들이 주를 이루고 있다. 새로운 신인 음악가들의 ‘앨범’이 계속 등장하는 음악시장과는 매우 다른 모습이다. 원작 시장에 대한 보통 사람들의 접근성은 음악에서의 공연에 대한 접근 이상으로 어려워 보인다. 유명 음악가의 공연 입장료가 비싸더라도, 유명 미술가의 작품 가격에 비하면 훨씬 싸다. 음악 공연은 동시에 여럿이서 즐기는데 반해, 미술의 원작은 한 사람이 사면 그 사람이 독점하기 때문일 것이다. 작품도 한 순간에 한 곳에 있을 수 밖에 없기 때문에 공간적 제약은 음악이나 마찬가지로 크다. 원작 미술 시장은 일반 대중들이 접근하기 매우 어려운 시장인 것이다.


그렇다면 포스터 같은 복제된 미술은 어떤 역할을 하게 될까? 음악에서 녹음된 음악과 공연이 공존하듯이, 미술에서도 원작은 원작대로 복제품은 복제품대로 존재할 것이다. 단지 복제된 미술은 기존의 원작 시장에 잘 참여를 못하던 사람들을 미술 시장에 참여시켜 미술을 향유하게 할 것이다. 아까 본 20세기 초 미국 음악가들의 비난처럼 “복제된 미술은 진짜 미술이 아니다.”라는 비판은 있을 수 있다. 그 비판에 대한 예술적 철학적인 갑론을박은 있을 수 있겠지만, 분명한 것은 많은 이노베이션이 그렇듯이 원작을 즐기지 못하는 사람들에게는 복제미술이 있는 것이 ‘없는 것보다는 훨씬 좋은’ 것이다. 그러면서 원작 시장도 아마 더 커질 것으로 본다. 카피를 통해서 입문하는 사람들이 많아지면 자연히 원작에도 입문하는 사람이 늘 것으로 본다.


한편으로 작가들에게 주는 의미는 무엇일까? 원작 시장만 있을 때에는 돈을 벌 수 있는 방법은 (좀 단순화해서 말하자면) 하나였다. 인정 받고, 유명해져서 작품 값이 오르는 것이다. 하지만 복제미술 시장이 활발해지면, 작가들은 낮은 가격의 복제품을 많은 사람에게 팔아서 돈을 버는 또 하나의 길이 열리는 것이다. 작가들에게는 좋은 일이다. 예전에는 상당히 재력이 있는 계층의 사람들만이 고객일 수 있었지만, 복제미술은 광범위한 대중을 상대로 할 수 있다. 아마도 전통적 컬렉터들이 좋아하는 작품과 대중들이 좋아하는 작품이 다를 수도 있을 것이다. 패션 시장처럼 명품 시장과 대중품 시장으로 나뉘고, 작가의 취향에 따라 누구를 자신의 중심 고객으로 삼는지도 나뉠 것이다.


호기심으로 좀 상업적인 질문 하나만 생각해 보자. 어느쪽이 더 수입이 좋을까? 높은 가격에 원작을 파는 것과, 복제품을 많이 파는 것 중에서. 단언하기는 어렵지만, 대중들이 미술에 관심을 많이 갖게 되면 복제품을 많이 파는 것이 더 큰 수입이 될 것이다. 어느 시장이건 명품을 소량 판매하는 것 보다, 대중적인 상품을 많은 사람에게 파는 곳이 더 수입이 많은 것처럼.


복제품 시장이 과연 얼마나 커질지 장담하기는 어렵다. 하지만 나는 복제미술품이 미술 시장을 대중화하는데 큰 역할을 할 것이라고 믿고, 또 그렇게 되는 것이 모두에게 좋은 일이라고 생각한다.



(아트폴리 포스터 등으로 꾸민 모습 보러 가기)

Posted by slowblogger